Noticias

Foo Fighters: con el rock en su esencia y núcleo en «Wasting Light»

El séptimo disco de la banda, lanzado el 12 de abril de 2011, fue grabado de forma análoga y contó con reuniones e invitados de lujo.

Hector Muñoz |

Foo Fighters 2011 Promo Web

Foo Fighters 2011 Promo Web

En septiembre de 2010, cuando Foo Fighters se reunió en el garaje de Dave Grohl para comenzar a trabajar en lo que se convertiría en «Wasting Light»; el líder supo desde el principio lo que quería que fuera el álbum. Sería algo puro; una declaración simple que atravesaría la estática. Y llegaría directamente al centro del placer.

Estuvo dos años alejado del hinchado y serpenteante «Echoes, Silence, Patience & Grace». Y a solo dos meses de una gira mundial con Them Crooked Vultures; su proyecto paralelo con Josh Homme de Queens of the Stone Age y John Paul Jones de Led. Zeppelin. Los Foos contrataron al productor Butch Vig (con quien Grohl no había trabajado desde que Nirvana grabó «Nevermind«) para ayudar a hacer un álbum que resultó ser más consistente que cualquier cosa que Foo Fighters haya hecho en la última década y más ruidoso que cualquier cosa que hubieran hecho hasta entonces.

Sin embargo, había algunos planes: el álbum se grabaría una canción cada semana durante 11 semanas, allí mismo, en el garaje de Grohl; y completamente en cinta. Bob Mold de Husker Du apareció como invitado en «Dear Rosemary»; aunque nunca sabrías que fue él, y el excompañero de Nirvana de Grohl, Krist Novoselic, tocó el bajo en «I Should Have Known». Pat Smear fue reintroducido como un Foo Fighter de tiempo completo, pero esto (entre todo lo demás) no fue un truco: la guitarra de barítono fornida de Smear fue crucial para hacer de «Wasting Light» el álbum de Foo Fighters más pesado y gruñón hasta entonces.

Más que nada, «Wasting Light» se trata de redefinir a Foo Fighters como una banda de rock puro en la línea de AC/DC o Guns N’ Roses. Fue una reacción contra las pretensiones, como la idea de que un álbum debería tratar de ir a varios lugares diferentes, y Foo Fighters pretendía transmitir sus cualidades más esenciales. «Vas tan lejos para explorar cosas nuevas y diferentes que, después de un tiempo, extrañas la simplicidad de enchufarte, subir a 10 y gritar como loco», dijo Grohl a Guitar World en 2011.

Y aunque no es el mejor álbum de la carrera de la banda, es el más furioso. Grohl ha dicho que es un disco en gran medida sobre cómo superar tragedias personales: rupturas, traiciones y la muerte de amigos. Pero se siente aún más como si se tratara de perseguir la salvación eterna del rock ‘n’ roll. Para Grohl, el rock ha sido el vehículo que hace posible superar la tragedia y «Wasting Light» es un monumento a su fe en él.

La energía del álbum comienza con el tictac de la guitarra de «Bridge Burning», una canción que es casi perfecta como una amalgama de pop rock: tiene a Mötörhead resoplando, el riff pop de Kiss y las armonías suaves y cromadas de Queens of the Stone Age. Las letras son lo suficientemente buenas como para ser un himno y diluidas para tratar casi cualquier cosa, ancladas por un concepto central digerible que coincide libremente con el marco musical del coro. Letras como «bajando escaleras torcidas y miradas de reojo / viene el rey de las segundas oportunidades» tienen un toque, incluso si no transmiten mucho específicamente. Incluso en melodías más lentas como «I Should Have Known», el motor está encendido y retumbando debajo del capó.

«Rope» es aún más un testimonio del rock practicado de la banda, con un tempo fuera de lugar que le da una especie de estruendo maravilloso. Los tres guitarristas toman sus lugares a la perfección: Chris Shiflett toca los acordes de verso jazzísticos y ligeramente desafinados, la guitarra barítono de Smear interviene en el coro y Grohl estabiliza la sección media. Más tarde, «Back & Forth» encuentra a Grohl templando el queroseno de Lemmy Kilmister con sacarina de Ric Ocasek. Al igual que Ocasek, Grohl tiene una voz imperfecta y autoritaria. Y si el estribillo es menos que poético («Estoy buscando algo de ida y vuelta contigo / ¿Sientes lo mismo que yo?»), el estribillo es realmente solo una gran recompensa, un lanzamiento que llega justo a tiempo.

La energía y la tensión vuelven a aparecer en «Arlandria», pero si el estribillo se siente como otro lanzamiento, el desglose al final de la canción es el gran final para el álbum en su conjunto. Es uno de esos momentos en los que Grohl disfruta, las armonías y las guitarras y la batería del fallecido Taylor Hawkins se liberan; uno de los momentos que forman el núcleo de la intención del álbum. Se trata de abrazar el sentimiento. Sucede de nuevo en el sencillo más importante del álbum y en la pista de cierre, «Walk». Grohl casi destroza sus cuerdas vocales mientras grita: «Para siempre, lo que sea / Nunca quiero morir». Es el clímax del álbum, el último gran lanzamiento, y Grohl se lamenta por la inmortalidad.

Es un sentimiento, por supuesto, que se relaciona con el tema de la perseverancia frente a la tragedia. Pero, al final, la clave de esa perseverancia es la música rock. Y si Grohl ha estado tratando de reclamar el manto del dios del rock desde que el legado de la banda comenzó a tomar forma (podría rastrearlo hasta el momento en que Grohl y Hawkins introdujeron a Queen en el Salón de la Fama del Rock and Roll, donde fueron inducidos en 2021), «Wasting Light» es su forma de consolidar su estatus como el Rey del Rock de esta era.

El viejo cliché «espero morir antes de envejecer» es, en última instancia, la misma idea que «no quiero morir nunca». Está buscando la inmortalidad dentro de los confines del rock ‘n’ roll. Y si alguien en el reino puede reclamar eso, es Dave Grohl.

Lo más reciente

Pamela Hayden, histórica voz de Milhouse en «Los Simpson», se retira de la serie

Tras 35 años, la actriz de doblaje anunció su salida de la mítica cinta creada por Matt Groening, recibiendo un fuerte golpe en el proceso.

Día del Cine Chileno 2024: Dónde y en qué cines ver preestrenos exclusivos, funciones gratuitas y a $1.000 en todo el país

Ya hay actividades con que el Ministerio de las Culturas conmemora, del 25 al 30 de noviembre, un nuevo Día del Cine Chileno.

“La Vida de Nosotras”: la única serie chilena que compite en los Emmy Internacional 2024

La directora de la cinta nacional, Bárbara Barrera, reflexionó sobre el propósito detrás de la producción y su nominación a la premiación.

Salir de la versión móvil